Production Musicale : Synthèse et Synthétiseurs

L’un des instruments les plus importants de la musique pop moderne est sans doute le synthétiseur. Cette bête multicolore se décline en une infinité de formes et de saveurs et semble capable d’aller dans n’importe quelle direction. Mais qu’est-ce que c’est?

Un synthétiseur génère électriquement son propre son. Un instrument acoustique génère un signal par flux d’air (instruments à vent), en frottant ou en pinçant une corde (instruments à cordes) ou simplement en frappant quelque chose (percussion). Un synthétiseur génère son son à travers un oscillateur.

La plupart des synthétiseurs ont les sections suivantes :

Oscillateur (VCO, ou Oscillateur Contrôlé en Tension) :

Un oscillateur peut créer un certain nombre de soi-disant formes d’onde :

Sine : une forme d’onde de base, « pure », sans harmoniques.
Triangle : similaire à l’onde sinusoïdale, mais avec plus d’harmoniques et un son un peu plus aigu.
Sawtooth : Un son clair, riche en harmoniques.
Square : la distance entre les différents cycles est exactement la même. Sonne un peu plus creux qu’une onde triangulaire.
Impulse : Semblable à l’onde carrée, mais la distance entre les cycles n’est pas exactement la même, donc certains synthétiseurs peuvent ajuster la largeur d’impulsion (la relation entre les cycles). C’est ce qu’on appelle PWM (modulation de largeur d’impulsion).
Bruit : la plupart des synthés ont également un générateur de bruit.
La plupart des synthétiseurs ont au moins deux VCO que vous pouvez jouer simultanément. Il est courant d’en avoir plus.

Filtre :

L’oscillateur envoie son signal à un filtre -VCF (filtre commandé en tension). Le filtre le plus couramment trouvé est un filtre passe-bas, mais la plupart des synthétiseurs numériques en ont plus. Vous trouverez des filtres tels que des filtres passe-haut, passe-bande, coupe-bande, etc. Avec le filtre, vous déterminez la quantité de son que vous laissez passer.

La section de filtre a également un deuxième potentiomètre ou fader : la résonance. Plus la résonance est élevée, plus le filtre amplifie les fréquences autour du point de coupure.

Enveloppes :

Une enveloppe est une structure qui détermine la progression dynamique d’un son. Vous verrez généralement ceci divisé en quatre étapes : ADSR (Attack-Decay-Sustain-Release).

L’Attaque est la période pendant laquelle la note est jouée jusqu’à ce qu’elle atteigne son point le plus fort.
Le déclin est le moment entre la fin de l’attaque et son atterrissage à un niveau stable.
Nous appelons ce niveau Sustain. À ce stade, la note restera aussi longtemps qu’elle restera enfoncée.
Enfin, Release est le point à partir duquel la note est relâchée jusqu’à ce qu’elle disparaisse complètement.
La plupart des synthétiseurs numériques modernes ont au moins deux enveloppes.

Une enveloppe contrôle l’amplitude (volume ou intensité) d’un son (aussi appelé VCA de Voltage Controlled Amplifier). En ajustant les valeurs de cette enveloppe, on peut modifier le caractère du son. Par exemple, un son de pad a une attaque lente, pas de déclin, un fort maintien et souvent un long relâchement. Un pincement a une attaque courte, une décroissance légèrement plus longue, un faible maintien et un relâchement plus long.

La deuxième enveloppe contrôle le VCF. Cette enveloppe détermine le temps qu’il faut pour que le filtre s’ouvre complètement jusqu’à son point de coupure, combien de temps le filtre restera ouvert et combien de temps il faut pour que le filtre se referme.

Certains synthétiseurs ont des enveloppes supplémentaires que vous pouvez affecter librement.

LFO :

Le LFO (Low Frequency Oscillator) est un oscillateur qui génère des formes d’onde à une fréquence si basse que l’oreille humaine est incapable de l’entendre. Nous pouvons utiliser ce LFO pour moduler d’autres éléments.

Par exemple, vous pouvez affecter le LFO à l’accordage d’une note, ce qui produit un effet de vibrato.

Comme les oscillateurs normaux, le LFO peut avoir différentes formes d’onde, chacune avec son propre caractère.

Vous pouvez régler la fréquence du LFO (et donc la vitesse de ce qu’il module), mais aussi la profondeur (à quel point il module quoi que ce soit).

La forme de synthèse la plus couramment utilisée est la synthèse soustractive (telle que décrite ci-dessus), dans laquelle vous façonnez le son en supprimant ou en éliminant des morceaux de son. Il existe également des synthétiseurs FM, des synthétiseurs additifs et, de plus en plus courants de nos jours, des synthétiseurs à table d’ondes, où toutes les formes d’onde que vous pouvez imaginer sont possibles.

Les possibilités d’un synthétiseur sont infinies, mais les principes sont presque toujours les mêmes. Utiliser des préréglages est tentant, mais c’est encore plus amusant de voir comment ces préréglages sont créés et comment vous pouvez les ajuster à votre guise !

Pour en savoir plus sur la production musicale et comment améliorer le processus de développement, de création et d’amélioration de la musique enregistrée, visitez notre page de base de connaissances Éducation à la production musicale.

Production Musicale-Production des voix

En tant que producteur, vous devez souvent gérer le chant en plus de votre instrument. En tant que chanteur ou artiste, vous voudrez peut-être aussi savoir comment procéder lorsque vous enregistrez votre propre voix.

Il est important de savoir qu’il n’y a pas deux chanteurs qui sonnent de la même manière, aucun microphone et aucune piste ne sont identiques. Les principes du mélange s’appliquent toujours, mais seront rarement les mêmes deux fois. Parfois, l’ordre des outils sera différent, parfois vous n’aurez pas à tout utiliser. Si ça sonne bien, ça sonne bien.

Lorsque vous êtes satisfait des voix enregistrées, commencez par nettoyer d’abord la piste.

Vous voulez travailler avec la piste la plus propre possible. Coupez les silences pour éliminer le bruit d’un ventilateur d’ordinateur portable ou de vêtements, ou utilisez une porte. Pour que le compresseur fonctionne plus rapidement par la suite, baissez manuellement les parties les plus fortes de l’enregistrement de quelques dB et augmentez un peu les parties les plus douces. De cette façon, vous évitez à votre compresseur de travailler trop fort. Vous pouvez également supprimer les respirations (pour un effet non naturel) ou les adoucir (pour un effet plus naturel) à certains (ou tous) moments.

Correction de hauteur et synchronisation : selon le son que vous voulez, vous pouvez ou non vouloir faire passer votre voix par Melodyne ou Autotune. Dans Melodyne, vous pouvez régler la hauteur ainsi que le timing. Sinon, vous voudrez peut-être le faire manuellement sur la piste.

Égaliseur correctif : nettoyez la voix là où c’est nécessaire. Utilisez toujours un filtre coupe-bas pour nettoyer le grondement de la pièce. Pour ce faire, augmentez la fréquence de coupure jusqu’à ce que vous commenciez à entendre la voix affectée, puis en la retirant un peu.

Ensuite, voyez s’il y a des zones de la voix que vous souhaitez adoucir. Soyez prudent lorsque vous mettez beaucoup de coupes d’égalisation étroites. Si vous vous retrouvez à faire cela souvent, vous pouvez vous demander si ce n’est pas simplement le caractère de la voix. Faire cela de manière excessive peut tuer complètement une voix.

De-esser : selon le chanteur, vous utiliserez un de-esser. Un de-esser n’est vraiment rien de plus qu’un compresseur qui n’écoute que les sifflantes (sons forts tels que les s et les t à partir de 2,5 kHz. Réglez-le de manière à ce que les s s’adoucissent. mais veillez à ne pas faire zézayer le chanteur .

Compression : parce qu’une voix est l’un des éléments les plus dynamiques de votre mix, vous utiliserez souvent deux compresseurs en série (l’un après l’autre). Vous faites cela pour qu’un compresseur n’ait pas à travailler aussi dur, ce qui donne un son moins naturel. Vous utiliserez souvent un compresseur avec une attaque rapide et un relâchement court pour contrôler les crêtes. Le deuxième compresseur est souvent doté d’une attaque lente et d’un relâchement lent pour équilibrer l’ensemble de la voix. Une combinaison bien connue est un 1176 et un opto-compresseur LA-2A.

Additive EQ : vous pouvez éventuellement utiliser un EQ pour donner de la couleur à une voix. Vous pouvez augmenter les fréquences agréables d’une voix, telles que certaines fréquences moyennes pour la chaleur ou 20 kHz pour un peu d’air. Assurez-vous de le faire avec un large Q.

De-esser : vous constaterez que vous devez parfois utiliser un deuxième de-esser. En utilisant un compresseur il est possible que certains s soient devenus plus ou trop présents.

Un sous-produit différent de la compression peut être que les respirations sont trop amplifiées. Vous devrez peut-être revenir en arrière dans votre chaîne pour les faire reculer un peu si nécessaire.

À ce stade, vous devriez avoir une bonne voix propre et équilibrée. Rien ne s’oppose à ajouter toutes les saveurs que vous pourriez souhaiter : de la saturation, aux phasers et chorus et bien sûr des délais, des réverbérations. Vous le nommez.

Pour en savoir plus sur la production musicale et comment améliorer le processus de développement, de création et d’amélioration de la musique enregistrée, visitez notre page de base de connaissances Éducation à la production musicale.

Production Musicale-Echantillonnage

L’art de l’échantillonnage remonte aux années 1960. Des fragments de musique ont été enregistrés à partir de vinyles et plus tard de bandes et placés dans d’autres chansons. Il a été très emblématique de l’émergence de genres tels que le hip op, la drum and bass et la house. De nombreuses poursuites ont été intentées pour cela, mais c’est devenu un élément indispensable de la musique moderne.
Dans les années 1970, est entré sur le marché des consommateurs, comme le Fairlight CMI. Appareils volumineux et encombrants. Plus tard, des boîtes à rythmes telles que l’Oberheim DMX et le MPC d’Akai sont apparues. Aujourd’hui, tout est possible dans votre DAW.
L’exemple le plus célèbre d’échantillonnage est peut-être l’Amen Drum Break, qui a été échantillonné par des milliers d’artistes.
Outre l’échantillonnage et la mise en boucle d’un rythme, vous pouvez également découper le rythme encore plus loin dans les sons de batterie individuels et créer un nouveau rythme. Il n’y a pas de limites. Downpitching, stretching, bitcrushing, utilisez n’importe quoi pour vous l’approprier. Vous n’êtes pas non plus obligé de vous limiter à la batterie, mais échantillonnez une voix pour créer un hachage vocal, ou lancez une partie de guitare dans un échantillonneur granulaire et transformez-la en synthé.
Chaque sampler a une ou plusieurs enveloppes que vous pouvez utiliser. Jouez avec l’attaque et le maintien de l’amplitude pour un changement radical des caractéristiques de l’échantillon.
Avec l’échantillonnage, vous devez toujours gérer les droits d’auteur de l’échantillon original. Souvent, les producteurs ne se préoccupent plus de la question : « Puis-je sampler ça ? » mais plutôt : ‘Comment puis-je m’en tirer si je le sample ?’.
Une autre option consiste à répliquer l’échantillon. Vous contournez les droits du propriétaire principal et avez beaucoup plus de liberté créative.
L’échantillonnage est désormais devenu une forme d’art et il ne s’agit souvent plus de l’échantillon lui-même, mais de votre créativité et de ce que vous en faites. Et à la fin, c’est la clé de chaque piste.

Pour en savoir plus sur la production musicale et comment améliorer le processus de développement, de création et d’amélioration de la musique enregistrée, visitez notre page de base de connaissances Éducation à la production musicale.

Production Musicale: Modulation et Mouvement

Votre piste a été mixée, vos pistes sont compressées et égalisées à votre goût, vous venez d’acheter la plus belle réverbération jamais réalisée lors du Black Friday, mais votre piste sonne toujours statique. Il faut bouger !
La vie n’est pas parfaitement alignée, alors pourquoi vos pistes devraient-elles l’être ? Il existe de nombreuses façons de donner plus de vie à vos pistes ou d’ajouter un peu plus de valeur de production.

LFO :
La plupart des synthétiseurs que vous utilisez auront un LFO. Êtes-vous sûr de les avoir tous utilisés ? Si vous en avez encore un de rechange, pourquoi ne pas l’utiliser pour régler la commande de hauteur fine ou la largeur d’impulsion du deuxième oscillateur un peu en mouvement ?
Saviez-vous que l’utilisation des LFO n’est pas simplement limitée aux synthétiseurs ? Utilisez un plugin LFO supplémentaire pour régler la modulation de votre réverbération ou la couleur de la saturation sur une piste. Les possibilités sont vraiment infinies.

Chorus :
Un exemple d’effet commun contrôlé par un LFO. Il est créé en prenant un signal audio et en le mélangeant avec des copies retardées de lui-même. La hauteur de ces copies retardées est généralement modulée par un LFO.
L’utilisation typique d’un chorus est sur une guitare ou un synthé, mais essayez de l’utiliser sur un envoi avec une réverbération ou un retard, donnant à votre réverbération ou retard un caractère différent. Ou mettez-le sur un modèle de charleston et expérimentez avec la fréquence et le bouton de mixage.

Flanger :
Un flanger est un effet où deux signaux sont mélangés ensemble. Un signal est lu légèrement retardé avec une durée de retard légèrement différente. Cela produit un effet de filtre en peigne.
Utilisez-le sur une piste de batterie ou sur une guitare électrique fortement déformée. Synchronisez le rythme avec le BPM de votre piste, ou pas du tout.
Pour un effet dramatique, vous pouvez également le mettre directement sur une voix.

Phaser :
Avec un phaser, un signal est divisé en deux. Le deuxième signal passe à travers un filtre passe-tout, qui inverse la phase d’un grand nombre de fréquences. Lors de la fusion, les fréquences déphasées s’annulent.

Panoramique automatique :
Un panoramique automatique (le nom dit tout) définit le panoramique de votre piste en mouvement. Automatisez légèrement le montant (jusqu’où il va de gauche à droite) et le taux (la vitesse de déplacement) pour un effet dramatique. Ou reliez un autre LFO au bouton de vitesse ou de phase.
Mettez-le sur un auxiliaire avant une réverbération pour adoucir l’effet du panoramique. Mettez-le sur un auxiliaire après la réverbération pour entendre immédiatement l’effet en action.
Ou automatisez la quantité de panoramique sur la queue de réverbération de votre coup de caisse claire : faites-le baisser à chaque coup pour augmenter de façon exponentielle la taille entre les coups de caisse claire.

Il y a beaucoup plus d’effets que ceux qui viennent d’être mentionnés. Cela devient particulièrement intéressant lorsque vous commencez à les combiner. Soyez créatif, sortez de votre zone de confort et utilisez-les à des moments inattendus. Il n’y a pas de police des producteurs, alors qui va vous dire de ne pas mettre de trémolo sur votre bus vocal.

Pour en savoir plus sur la production musicale et comment améliorer le processus de développement, de création et d’amélioration de la musique enregistrée, visitez notre page de base de connaissances Éducation à la production musicale.

PRODUCTION MUSICALE: MIXING AVEC EQ

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous demandiez à 100 producteurs de musique quel outil ils utilisent le plus, 99 sur 100 mentionneraient un égaliseur. Bien que les égaliseurs (EQ en abrégé) soient les outils les plus couramment utilisés, ils sont aussi les outils les plus mal utilisés. Ce qui peut conduire à un mauvais mélange et à des nuits blanches.

Avec un égaliseur, vous pouvez régler le volume d’une fréquence d’une gamme de fréquences. De cette façon, vous pouvez supprimer les fréquences indésirables ou augmenter les fréquences souhaitées d’un son. Vous faites cela au moyen d’une coupure ou d’un boost, pour finalement produire un son équilibré.

Un égaliseur divise le spectre de fréquences en soi-disant bandes (plages de fréquences). De bas en haut, ils sont :

• Filtre coupe-bas (ou filtre passe-haut)
• Filtre à étagère basse
• Filtres en cloche (selon l’égaliseur, vous avez soit un nombre fixe de filtres en cloche, soit vous n’êtes pas limité à un certain nombre)
• Filtre à étagère haute
• Filtre coupe-haut (ou filtre passe-bas)

Avec chaque filtre et chaque bande, vous pouvez manipuler un certain nombre de paramètres. Avec « fréquence », vous déterminez la zone que vous touchez. Avec « gain », vous décidez de combien vous augmentez ou coupez. Le dernier paramètre ‚Q‘ ou ‚peak‘ détermine la largeur ou la largeur de la bande de fréquences que vous sélectionnez. Un faible Q signifie une large plage, un petit Q signifie que seule une petite zone est affectée.
Pour savoir utiliser un égaliseur, il est bon de savoir à quoi ressemble chaque fréquence.

Sous-basse (20-60Hz)
Exactement la bonne quantité de sous-graves rendra votre piste puissante. Trop le rendra indéfini et boueux.

Basse (60-200Hz)
Dans ce domaine, les instruments les plus courants sont les grosses caisses, les guitares basses et les basses synthétiques. Mais ne vous y trompez pas : beaucoup d’autres instruments sont également dans ce domaine. Trop peu de basses et votre piste sonnera vide, trop et cela contrôlera votre mix.

Bas médiums (200-500Hz)
Cette zone contient la majeure partie de la puissance de vos instruments à accords et mélodiques tels que pianos, synthés, guitares et voix. Encore plus : il se passe tellement de choses dans ce domaine, que ce domaine doit souvent être traité avec le plus de soin. Trop de bas médiums et votre morceau sonnera boueux, trop peu et votre morceau manquera de puissance et de corps.

Médiums (500-1500Hz)
Trop de fréquences moyennes donneront à votre piste une sensation de boîte. Pas assez et vos instruments manqueront de définition et sonneront fins.

Médiums supérieurs (1500-5000Hz)
Tout comme les médiums supérieurs, il s’agit d’une zone critique de votre mix. L’attaque de votre guitare ou le craquement de la caisse claire sont souvent là. Même le «clic» de votre grosse caisse est ici. Trop de cette zone et votre mix sonnera strident, même au point d’être douloureux.

Haut de gamme (5 kHz-12 kHz)
C’est là que réside la « brillance » et l’éclat de votre morceau.

« Aérien » (12 kHz-20 kHz)
Tout comme les sous-graves, ces fréquences sont plus ressenties qu’entendues. Cela peut ajouter un éclat transparent de haute et.

Quelques derniers conseils :
Gardez votre bas de gamme bien rangé, mais n’en faites pas trop. Si vous en enlevez trop, votre mix sonnera creux ou strident. Mais tout comme votre bas de gamme, vous souhaitez également nettoyer votre haut de gamme. Tous les instruments n’ont pas besoin de hautes fréquences !

Pour en savoir plus sur la production musicale et comment améliorer le processus de développement, de création et d’amélioration de la musique enregistrée, visitez notre page de base de connaissances Éducation à la production musicale.

Production Musicale Mixer avec Compression

En dehors de l’égaliseur, le deuxième outil le plus utilisé dans la production musicale est probablement le compresseur. Parce que malheureusement (ou heureusement ?) nous ne pouvons pas rendre notre musique infiniment forte, ou parce que certains instruments peuvent passer de très doux à très fort en très peu de temps, nous utilisons des compresseurs.
Un compresseur est un outil permettant de contrôler la plage dynamique d’un son. Vous pouvez le faire en rendant la partie la plus forte plus douce (compression vers le bas) ou en rendant la partie la plus douce plus forte (compression vers le haut).
Commençons par un exemple important : le chant. Si vous regardez la forme d’onde d’une voix, vous pouvez immédiatement voir qu’un chanteur a une plage dynamique massive. Cela signifie que les voix d’un mix seront complètement écrasantes à certains endroits et disparaîtront complètement à d’autres endroits. Pour rendre la voix cohérente et audible, nous utilisons la compression.
Avec un compresseur, vous adoucirez les parties les plus fortes de l’enregistrement vocal. Ce qui rend en fait toute la voix un peu plus douce. La dernière étape consiste à ramener toute la piste à son ancien niveau. Vous avez maintenant rendu tout l’enregistrement vocal plus fort.

Un compresseur aussi plusieurs paramètres à régler afin de pouvoir faire correctement son boulot.
D’abord le seuil : sans doute le réglage le plus important à régler. Ce réglage détermine à quel niveau le compresseur commencera à fonctionner. Ceci est souvent mentionné dans +/. A un seuil de -20 dB un compresseur se met en marche dès qu’une partie dépasse un niveau sonore de -20 dB.
Ratio : le ratio détermine la force de compression de votre compresseur lorsque le seuil est dépassé. Avec un rapport 2:1, pour chaque tranche de 2 décibels au-dessus du seuil, seul 1 décibel sera laissé passer. Avec un rapport de 4:1, le compresseur ne laissera passer qu’1 décibel pour 4 décibels au-dessus du seuil.
En d’autres termes : plus le rapport est élevé, plus le compresseur travaille fort.
Réduction de gain (ou GR) : ce n’est pas un paramètre, mais un compteur qui vous indiquera le niveau de compression qui se produit réellement.
Attack : affiché en millisecondes (ms), cela détermine la vitesse à laquelle le compresseur commence à fonctionner après le dépassement du seuil.

Une attaque rapide commencera immédiatement à comprimer le premier pic. Une attaque lente ne commence souvent à fonctionner qu’après le pic initial. De cette façon, vous pouvez accentuer le punch ou le transitoire d’un son.
Release : également en millisecondes, cela détermine la durée pendant laquelle le compresseur continue de fonctionner après que le son est revenu sous le seuil. Un relâchement trop rapide peut entraîner un son de « pompage ». Un relâchement lent semble souvent plus naturel, mais peut également faire fonctionner le compresseur trop longtemps.

La compression a une courbe d’apprentissage abrupte avant que vous puissiez enfin entendre ce que vous recherchez. Mais une fois que vous y êtes, n’ayez pas peur de sortir des sentiers battus avec des réglages extrêmes, qui peuvent souvent donner des résultats intéressants.

Pour en savoir plus sur la production musicale et comment améliorer le processus de développement, de création et d’amélioration de la musique enregistrée, visitez notre page de base de connaissances Éducation à la production musicale.

MAÎTRISE DE LA PRODUCTION MUSICALE

Alors que le mixage consiste à équilibrer des parties individuelles, à resserrer des éléments rythmiques et à mettre l’accent sur des sections importantes d’un morceau, un ingénieur de mastering regarde la situation dans son ensemble. Il ou elle écoute le mixage stéréo et réfléchit à ce qui est nécessaire pour améliorer le son. Il corrige les niveaux et l’équilibre et s’assure que la piste sonne bien et cohérente sur tous les supports et sur tous les formats.

 

Dans un monde idéal, un ingénieur de mastering est un ingénieur formé dans un studio spécialement équipé. De nos jours, de nombreux producteurs préfèrent le faire eux-mêmes. Et bien qu’il soit toujours préférable d’avoir une deuxième paire d’oreilles pour le mastering, il est tout aussi important de savoir au moins comment cela fonctionne.

 

Commencez à écouter la piste du début à la fin à un volume normal. Ensuite, écoutez-le une deuxième fois et prenez des notes. Le mix sonne-t-il trop strident, a-t-il trop de basses fréquences, les voix pourraient-elles sortir un peu plus ? Décidez quel devrait être le son du maître.
Utilisez une piste de référence pour garder vos oreilles fraîches. Pendant le processus, faites une pause de cinq à dix minutes au moins toutes les 40 minutes.

 

Les outils de mastering typiques sont :
• Compresseurs, limiteurs et expanseurs : pour ajuster la dynamique du mixage ;
• Égaliseurs : pour façonner le son du mixage ;
• Imagerie stéréo : pour nettoyer l’image stéréo des basses fréquences, ou pour rendre l’image stéréo un peu plus large ;
• Excitateurs, saturation : pour donner de la couleur à un mix. Les excitateurs ajoutent des harmoniques paires ou impaires à un mixage et peuvent donner vie.
• Limiteurs, maximiseurs : pour éviter que le mix ne soit écrêté ;
• Mesure : bien qu’il soit essentiel d’utiliser vos oreilles, vous utilisez beaucoup les mesures pour obtenir un retour visuel sur l’image stéréo, les fréquences et la plage dynamique.
• Dithering : utilisé pour convertir des fichiers haute résolution (32 ou 24 bits) en des profondeurs de bits inférieures (par exemple 16 bits ou mp3) tout en préservant la plage dynamique et en minimisant la distorsion.

Aucune chaîne de mastering ne se ressemble, mais elle pourrait ressembler à ceci :

Corrective EQ : Corrigez les fréquences si nécessaire, mais essayez de garder les coupes petites. Si vous constatez que vous devez couper plus de 3 dB quelque part, vous modifiez l’essence du mixage.
Compression : L’étape suivante consiste à contrôler la dynamique de la piste. Commencez avec un rapport compris entre 1,2: 1 et 2: 1, l’attaque la plus lente et le réglage de relâchement le plus rapide et visez une réduction de gain d’environ 1 à 2 dB. Ajustez l’attaque et le relâchement au caractère et au tempo de la chanson. Compensez la réduction de gain avec le gain de rattrapage.
Additive EQ : amplifie les fréquences qui profitent au mixage. Utilisez un filtre avec un Q large et un boost max de 3 dB. Est-ce que le chant principal doit sortir un peu plus du mix ? Vous n’aurez peut-être besoin d’augmenter qu’environ 3 kHz au milieu. Les coussinets devraient-ils avoir un peu plus d’air? Boost 20 kHz sur les côtés.
Couleur : ce qui suit s’applique : ne le faites pas si le mélange n’en a pas besoin. Une option pour colorer le mélange est la saturation. Cela va d’une émulation de bande à un excitateur. Des harmoniques sont ajoutées pour rendre le mixage plus complet et vivant. Mais gardez les gestes petits. On peut rapidement détruire la dynamique du mix.
Correction stéréo : corrigez l’image stéréo si nécessaire. Utilisez de préférence un imageur stéréo multibande tel que Ozone, afin de n’ajuster que là où c’est nécessaire.
Limitation : réglez le niveau de sortie sur -1 dB et augmentez le gain d’entrée jusqu’à obtenir une réduction de gain de 1 à 3 dB. Comme avec le compresseur, vous réglez le temps d’attaque et de relâchement pour correspondre au tempo et à la sensation de la piste.

Votre maître devrait maintenant être suffisamment fort et cohérent dans la dynamique et la gamme de fréquences. Rappelez-vous que la maîtrise est une question de gestes subtils. Vous vous appuyez sur les choix artistiques d’un producteur ou d’un ingénieur du mixage.
Plus important encore, écoutez et agissez avec intention. Si votre commande est différente de celle décrite ci-dessus, ce n’est pas grave ! Alors vous avez fait un choix qui s’imposait pour votre morceau !

Pour en savoir plus sur la production musicale et comment améliorer le processus de développement, de création et d’amélioration de la musique enregistrée, visitez notre page de base de connaissances Éducation à la production musicale.

Production musicale: Station de travail audio numérique (DAW)

Depuis la nuit des temps, les gens recherchent quelque chose pour se différencier des autres. Pensez à la religion, aux préférences politiques, à vos goûts pour les films, que vous utilisiez un PC ou un Mac, et neuf fois sur dix dans la production musicale, il s’agit de la DAW que vous utilisez.
Avant de commencer à discuter avec qui que ce soit de la raison pour laquelle Ableton est meilleur que FL Studio, rappelez-vous qu’il ne s’agit pas vraiment de vos outils. Il s’agit de la personne qui les utilise.
Pourtant, le bon DAW peut faire la différence pour vous en tant que producteur ou auteur-compositeur. Chaque programme a ses propres caractéristiques et son propre flux de travail. Vous commencez tout juste à produire ? N’importe quel DAW finira par fonctionner pour vous, mais certains pourraient être un peu meilleurs. Presque tous ont un essai gratuit, alors profitez-en !

Avant de faire un choix, demandez-vous :

• Quel genre de musique est-ce que je fais le plus souvent ?
• Est-ce que je travaillerai principalement avec des instruments live ou virtuels ?
• Voulez-vous un programme avec de nombreux samples ou préférez-vous enregistrer le vôtre ?

Toujours dans le doute ? Voici un aperçu :

Ableton : Ableton est par essence fait pour la musique électronique. Avec la vue de session, vous pouvez rapidement créer une piste à partir d’une boucle. De plus, il est également conçu pour les performances en direct. Bien sûr, Ableton dispose également d’une vue d’arrangement qui vous permet également de produire une ballade au piano.

Logic : Comme tout ce qui vient d’Apple, Logic Pro X est incroyablement intuitif. Il a une disposition claire, mais sous le capot se trouvent toutes les fonctions, sinon plus, que vous attendez d’un DAW. C’est une exclusivité Apple, mais cela signifie qu’il fonctionne parfaitement dans l’écosystème Apple.

Pro Tools : Pro Tools est la norme de l’industrie. Probablement neuf studios sur dix dans le monde travailleront avec Pro Tools. Pro Tools est principalement conçu pour les enregistrements et le mixage en direct. Si vous travaillez avec des instruments live, vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin.

FL Studio : FL Studio est un favori parmi les producteurs de hip hop et d’EDM. Avec un séquenceur de batterie intégré, le DAW penche un peu plus vers la musique électronique. Pourtant, c’est un DAW extrêmement intuitif et polyvalent.

Reaper : Reaper est un DAW que vous pouvez entièrement configurer selon vos préférences. Vous pouvez ajuster chaque fonction que vous voyez. Voulez-vous travailler dans Reaper mais voulez-vous qu’il fonctionne exactement comme Ableton ? Mêmes raccourcis que Pro Tools ? Reaper est extrêmement polyvalent. Sachez que Reaper n’est pas livré avec des instruments virtuels. Vous devrez les acheter vous-même.

Cubase : Cubase est un favori en matière de musique de film et de composition musicale. Avec des fonctions midi incroyablement étendues, c’est un favori parmi les compositeurs de films.

Ne laissez pas votre genre musical gouverner votre choix de DAW. Si vous aimez le rock indépendant, mais que le flux de travail de FL studio vous convient le mieux, allez-y. Choisissez le programme dans lequel vous préférez passer toutes les heures de votre journée !

Pour en savoir plus sur la production musicale et comment améliorer le processus de développement, de création et d’amélioration de la musique enregistrée, visitez notre page de base de connaissances Éducation à la production musicale.

What the students say… Justice and Ole Nikolaï

Justice et Ole se sont rencontrés à l’Académie Wisseloord et ont eu une connexion instantanée, maintenant ils passent leurs journées à faire de la musique ensemble et à profiter de tout ce que l’académie a à offrir. Nous avons parlé à Justice et Ole de leur musique, de leur séjour à Wisseloord et bien sûr de leur amitié. Intéressé d’en savoir plus ? Lisez l’interview ou consultez une partie de l’interview ci-dessous !

Ole Pederson est originaire de Bonaire et rendait visite à sa mère aux Pays-Bas lorsqu’il a découvert l’Académie Wisseloord et a décidé de poursuivre ses aspirations musicales ici.

« J’avais terminé mes études à Bonaire et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire ensuite, mais je savais que je voulais vraiment essayer la musique. J’écris de la musique depuis l’âge de treize ans, mais je viens juste de commencer à produire de la musique juste avant de quitter Bonaire. »

Justice s’est lancé dans la musique parce qu’il a toujours vu son père faire de la musique et finalement sa tante lui a parlé de la Wisseloord Academy. Il s’est inscrit pour faire partie du premier groupe d’étudiants de la Wisseloord Academy après un entretien avec Malik, le PDG des Wisseloord Studios.

« J’ai commencé à faire de la musique quand j’avais environ quatre ans. J’aime faire toutes sortes de musique, en particulier la pop et la trap américaine. Chez Wisseloord, je veux surtout apprendre la production, le mixage, le mastering et l’écriture de chansons, mais j’aime aussi les cours de commerce. »

Ingénieur du son musique à la Wisseloord Academy

Justice et Ole sont deux élèves sur les 40 qui composent la toute première promotion de Wisseloord Academy. L’Académie est située aux Wisseloord Studios, un studio bien connu où tous les types d’artistes viennent enregistrer leur musique. Cela crée un environnement dynamique qui fonctionne bien pour les étudiants et les artistes qui enregistrent. Il y a de la musique créée tous les jours et cela fait des merveilles pour l’énergie.

Les deux étudiants ont choisi une expérience très différente. Ole a déménagé aux Pays-Bas pour rester à l’Académie tandis que Justice vit à Almere et se rend à Hilversum. Mais ils ont tous les deux le sentiment que tout est réuni à Wisseloord, quel que soit l’endroit où vous séjournez :

«Nous avons un accès complet à tous les matériaux, instruments et studios de Wisseloord, et tout le monde travaille constamment sur la musique. Il y a donc toujours quelqu’un à qui parler, de nouvelles personnes dans l’industrie à rencontrer et de nouvelles musiques à créer. Cela nous encourage vraiment à constamment faire de la musique », déclare Justice. « Et vous rencontrez continuellement des musiciens, des ingénieurs et des auteurs-compositeurs chez Wisseloord, des gens qui sont heureux de partager leurs expériences et leurs penchants. Pour moi, cela ajoute vraiment au processus d’apprentissage. »

Les enseignants sont des ingénieurs du son et des professionnels de l’industrie musicale

En plus de créer de la musique, une grande partie du programme de la Wisseloord Academy sont les cours dispensés par des professionnels de l’industrie musicale. Chaque semaine, il y a trois leçons stimulantes de quatre heures chacune où les enseignants donnent des devoirs destinés soit à enseigner de nouvelles façons d’écrire ou de produire de la musique, soit à se concentrer sur les aspects commerciaux d’être un créateur dans cette industrie.

« Les professeurs veulent vraiment que nous apprenions et nous voyions grandir. Ils prennent leur temps pour communiquer avec nous et vous pouvez voir qu’ils aiment vraiment nous enseigner. »

ou Ole les cours à la Wisseloord Academy signifient également explorer une nouvelle partie de la création musicale :

« Bien que j’écrive de la musique depuis l’âge de treize ans, je me considère toujours comme un débutant. J’ai commencé à produire de la musique juste avant de venir ici. Je n’avais jamais chanté ni rappé mais les professeurs et les producteurs ici m’ont vraiment motivé à rapper et à écrire. J’expérimente donc le hiphop oldschool et la musique trap. Les enseignants nous motivent, nous apportent des idées de l’industrie et prennent leur temps pour nous aider. Peu importe que cela prenne quinze minutes ou une heure, ils prennent toujours leur temps. »

Musique d’ingénierie audio et apprentissage de nouveaux amis

Justice et Ole sont maintenant de bons amis qui aiment faire de la musique ensemble. Et en plus d’être enseignés par les enseignants et les professionnels de l’industrie en visite, ils apprennent également beaucoup les uns des autres. Justice s’inspire des compétences d’écriture et de style libre d’Ole alors qu’il enseigne à son tour à Ole les aspects techniques de la musique. Travailler et faire de la musique ensemble est l’une de ses activités préférées à Wisseloord, ce qui lui donne l’énergie et la motivation nécessaires pour continuer à travailler.

« Ole écrit si vite et est excellent en freestyle, ses flux sont incroyables. Chaque fois que je fais un beat, il a instantanément les mots pour travailler avec. En dehors des cours, nous faisons juste de la musique, rebondissons et ça sonne vraiment bien et propre. »

« La justice m’aide avec les aspects techniques de la musique et la différence entre les couplets et les refrains. Il m’a également aidé à être à l’aise pour faire de la musique et m’ouvrir. J’ai l’impression que je suis destiné à être ici à l’Académie de Wisseloord. »

Vous souhaitez nous rejoindre à la Wisseloord Academy le semestre prochain ? En savoir plus sur nos cours de musique ou contactez-nous !

Wisseloord Academy: find your sound, improve your songwriting

Envie d’en savoir plus sur la vie à la Wisseloord Academy ? Brynja Mary est une auteure-compositrice-interprète islandaise âgée de seize ans et l’une des premières élèves de la Wisseloord Academy. Elle écrit et chante principalement de la musique pop et R&B avec une ambiance nordique distincte. Nous avons eu la chance de poser à Brynja des questions amusantes entre les sessions créatives. Elle parle des différentes classes, de ses objectifs et de sa vie à la Wisseloord Academy.

Brynja Mary

Brynja Marie

Brynja Mary est une étudiante internationale qui, avec ses seize ans, est la plus jeune étudiante de la Wisseloord Academy. Originaire d’Islande, Brynja a quitté la maison pour passer trente semaines à Wisseloord et en apprendre davantage sur la production de musique.

« J’ai chanté toute ma vie et j’ai écrit de la musique depuis l’âge de sept ans. L’année dernière, j’étais le plus jeune participant à l’Eurovision Songfestival, représentant fièrement l’Islande, et j’ai vécu et fait de la musique dans de nombreux endroits différents, dont l’Allemagne, le Danemark, la Norvège et Los Angeles. J’ai toujours su que je voulais poursuivre une carrière dans la musique, alors quand je cherchais une école pour en savoir plus sur le côté production de l’industrie, ma mère a trouvé la Wisseloord Academy. »

Une éducation sonore aux Pays-Bas combinée à des sessions créatives

Chaque étudiant rejoint la Wisseloord Academy avec des objectifs différents en tête. Cela rend l’expérience différente pour chaque élève et, même si Brynja a déjà une certaine expérience à son actif, elle a été surprise de ce que cela s’est passé :

« C’est incroyable. Tout est très différent de ma vie normale, puisque je suis aussi seul pour la première fois. Mais je découvre ce que c’est que de travailler avec de la musique tous les jours. Wisseloord est mon école et ma maison maintenant, c’est incroyable d’être entouré de gens avec la même passion et d’apprendre les uns des autres. Je l’aime. »

Interrogée sur ses principaux objectifs pour fréquenter Wisseloord et sur la manière dont les professeurs l’aident à y parvenir, Brynja déclare : « Pour moi, il s’agit de déterminer qui je veux être en tant qu’artiste. En plus d’apprendre les bases de la production musicale, je veux découvrir ce dans quoi je suis bon. Les professeurs posent beaucoup de questions pour me faire réfléchir, ce qui, surtout au début, était très déroutant, mais ça aide. De plus, j’essaie de nouvelles choses tous les jours, ce qui aide vraiment dans ce processus. Si je ne suis pas en classe, je suis dans une session créative, j’apprends à connaître de nouvelles personnes et de nouveaux aspects de l’industrie de la musique. »

Faire l’expérience d’une éducation sonore dans l’industrie de la musique

Même si la théorie (musicale) est une partie importante du programme de la Wisseloord Academy, les leçons et les exercices sont orientés vers la pratique. Les étudiants font et produisent constamment de la musique, se mettant au défi avec de nouvelles approches, genres ou aspects de l’industrie.

« Si vous voulez améliorer votre écriture comme moi, cela aide de s’entraîner. Chaque jour à Wisseloord Academy est comme une expérience de la vie réelle. Quand je sortirai d’ici à la fin du programme, j’aurai déjà tellement d’expérience et tout un réseau dans l’industrie. Je crois sincèrement que c’est un énorme avantage lorsque vous essayez de vous développer davantage dans l’industrie de la musique comme moi. »

« Il est difficile de dire quelle a été mon expérience la plus incroyable à Wisseloord. Toutes les séances ont été formidables. Rencontrer de nouvelles personnes et vraiment apprendre à les connaître, au-delà de la simple connexion et du réseautage, a été fantastique. Mais j’ai aussi pu participer à un talk-show pour la Dutch Media Week, ce qui était plutôt cool. »

Vous voulez en savoir plus sur l’écriture de chansons, la production et le côté commercial de l’industrie de la musique ? Rejoignez-nous le semestre prochain à Wisseloord Academy ! Apprenez-en plus sur nos cours ou contactez-nous.